Vai al contenuto

Grottesca

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Motivi grotteschi rinascimentali in formati assortiti.
Le grottesche antiche della Domus Aurea.
Grottesche della scuola di Raffaello, Loggetta del cardinal Bibbiena, Palazzi apostolici, Vaticano.

Le grottesche sono un particolare tipo di decorazione pittorica parietale, che affonda le sue radici nella pittura romana di epoca augustea e che fu riscoperto e reso popolare a partire dalla fine del Quattrocento.

La decorazione a grottesca è caratterizzata dalla raffigurazione di esseri ibridi e mostruosi, chimere, spesso ritratte quali figurine esili ed estrose, che si fondono in decorazioni geometriche e naturalistiche, strutturate in maniera simmetrica, su uno sfondo in genere bianco o comunque monocromo.

Le figure sono molto colorate e danno origine a cornici, effetti geometrici e intrecci, ma sempre mantenendo una certa levità e ariosità, in quanto i soggetti sono in genere lasciati minuti, quasi calligrafici, sullo sfondo. L'illustrazione prevalentemente fantasiosa e ludica, non sempre persegue una funzione puramente ornamentale, ma riveste talvolta anche uno scopo didascalico ed enciclopedico, riproducendo inventari delle arti e delle scienze o raffigurazioni a carattere eponimo.

Il nome, come spiega Benvenuto Cellini nella sua autobiografia, deriva dalle grotte[1] del colle Esquilino a Roma che altro non erano che i resti sotterranei della Domus aurea di Nerone, scoperti nel 1480 e divenuti immediatamente popolari tra i pittori dell'epoca che spesso vi si fecero calare per studiare le fantasiose pitture rinvenute. Tra questi vi furono Filippino Lippi, il Pinturicchio, Raffaello, Giovanni da Udine, il Morto da Feltre, Bernardo Poccetti, Marco Palmezzano, Gaudenzio Ferrari e altri che in seguito diffusero questo stile dando vita a quella che il Longhi definisce la "curiosa civiltà delle grottesche".[2]

«La diffusione della pittura a grottesca nel Cinquecento fu immensa. Dopo la sperimentazione del tardo Quattrocento, le sue forme definitive furono stabilite con Raffaello a Roma, nelle Logge Vaticane e a Villa Madama, e i suoi collaboratori le diffusero per tutta l'Italia, dopo il Sacco di Roma del 1527. Negli anni Settanta, il più vasto complesso esistente di grottesche era nel palazzo Farnese a Caprarola»

Fasi storiche in Italia

[modifica | modifica wikitesto]

Le grottesche erano utilizzate nell'antichità romana e stando agli scavi delle ville imperiali del Palatino i primi esempi noti risalgono alla seconda metà del I secolo a.C. (42-36 a.C. per la casa di Augusto, 30 a.C. per l'Aula Isiaca che si distingue per l'uso di preziosi inserti a foglia d'oro).
Vitruvio, nel suo De architectura libro VII, cap. V, §§3-4, condannò la moda di questi ornamenti.[3] La polemica vitruviana si affida tanto a un criterio estetico (le creazioni ibride contravvenendo alle leggi di Natura sono contrarie al canone della mimesis) quanto a un criterio morale (le pitture fantasiose sono puro pretesto a sfoggio di ricchezza smodata in quanto privilegiano l'uso di colori costosi quali il blu di Armenia o il porpora e il cinabro, in contrasti cromatici violenti tesi ad impressionare lo sguardo secondo un gusto alieno alla sobrietà dell'arte ufficiale che vuole opporsi allo stile dell'Oriente ellenistico). Ma allora, come nel Cinquecento, la loro diffusione fu inarrestabile, essendo adottata dalla stessa famiglia imperiale.[4]

Nel 1480, in seguito al ritrovamento di questo genere di decorazione nella Domus Aurea di Nerone, le grottesche vennero riproposte sotto pretesto della imitatio antiquitatis. Il Vasari dedica loro il capitolo XXVII della sua Introduzione alle tre arti del disegno,[5] e seguendo l'esempio vitruviano le definì "pitture licenziose e ridicole molto", traendo tuttavia motivo di orgoglio dal fatto che il modello antico sia stato reinterpretato dai moderni con esiti superiori all'archetipo neroniano.
Di fatto, pittori illustri come Filippino Lippi, il Pinturicchio, Amico Aspertini e il Sodoma furono tra i primi a utilizzare queste stravaganze antiche. Secondo il Vasari il primo fu il pittore chiamato "Morto da Feltre". Lo storico dell'arte Giorgio Vasari nelle sue Vite afferma che Morto fu il primo a riuscire nell'intento di riproporre lo stile delle grottesche dopo averle studiate a fondo calandosi all'interno della Domus Aurea. Egli poi si recò per mesi a Tivoli nella villa di Adriano, percorse la via Campana e arrivò fino a Pozzuoli alla ricerca delle tracce di questo tipo di decorazioni che erano visibili solo nel sottosuolo. Ne propose poi a Firenze nel talamo di Agnolo Doni e nella stanza di mastro Valerio nel convento dei Serviti. Proprio quest'ultima decorazione è oggi nota grazie agli studi di Roberto Manescalchi che la ritrovò in un ambiente abbandonato dell'ex convento dei Servi di Maria all'Annunziata di Firenze. Da lui e dal laboratorio delle pietre dure di Firenze che l'hanno pulita, l'opera è stata attribuita al Morto da Feltre. Nel 1990 ne sono state ritrovate durante una ristrutturazione anche a Feltre, nel talamo di casa de' Mezzan e nella stanza di Venere anadiomene. Il Morto lasciò traccia di sé specialmente nei suoi dipinti e nel testo vasariano.

Fu la bottega di Raffaello Sanzio ad effettuare una vera e propria riforma di questo genere aumentando così il numero di richieste da parte dei committenti e instaurando una sorta di canone che sarà ripreso dal Manierismo. Giovanni da Udine, contrariamente al Morto da Feltre, diede vitalità e vivacità a questo genere, ponendo l'accento sugli aspetti più naturalistici ed eliminando le componenti più fantastiche e le inquietanti mostruosità pagane.

Con la fine del Manierismo non si estinse del tutto la grottesca. Il criticato ornamento si nascose per riapparire nel Seicento sotto forma di geroglifico, arabesco o chinoiserie.

Oltre le Alpi

[modifica | modifica wikitesto]

Grazie alle riproduzioni a stampa delle decorazioni murali della Domus Aurea, eseguite da artisti come l'italiano Enea Vico, i francesi Antoine Lafrery e Jacques Androuet du Cerceau, i fiamminghi Hieronymus Cock, Cornelis Floris e Cornelis Bos, la moda delle grottesche si diffuse velocemente in Francia, nelle Fiandre e nei Paesi tedeschi assumendo, già nel corso del Cinquecento, caratteristiche ben lontane dalle origini. Le nuove raffigurazioni, solitamente proposte in corposi cataloghi ad uso di pittori, decoratori, arazzieri, scultori, ceramisti, orefici, ebanisti, invasero ben presto ogni ambito della vita quotidiana, dalle pareti, ai soffitti, alle inferriate, ai portoni, alla stoviglieria, alle posaterie, ai gioielli e persino nelle tombe.[6]

In quella stessa epoca si assistette alla proliferazione di "alfabeti grotteschi" che in un certo senso proseguivano la tradizione degli alfabeti ornamentali di tradizione medievale, ma adattando le lettere a un nuovo gusto estetico, mescolando liberamente essere umani, animali e vegetali, talvolta inserendo dettagli osceni, come nel caso del Meister VPR, oppure sintetizzando personaggi biblici, come fece Johann Théodor de Bry, o ideando giochi di fanciulli, come fece Lucas Kilian; l'elenco degli autori che espressero la loro fantasie negli "alfabeti grotteschi" potrebbe occupare una voce enciclopedica a se stante.[7]

Nel corso del Settecento, le decorazioni a grottesca si arricchirono ulteriormente adeguandosi alla moda delle cineserie, introducendo nel repertorio classico nuovi elementi esotici, come pagode, donne in chimono, dragoni e ideogrammi. Poi, sul finire del secolo, con l'avvento del Neoclassicismo ci fu un deciso ritorno alle origini. Le decorazioni murali ritrovate negli scavi di Pompei ispirarono numerosi artisti, che a loro volta suggerirono un vasto campionario cui fare riferimento per decorazioni murali, arredi e oggettistica d’ogni genere: basti citare le centinaia di incisioni prodotte da Michelangelo Pergolesi, che fecero scuola in Inghilterra e nelle Americhe sino alla metà dell’Ottocento.

L'Ottocento vide il passaggio delle grottesche dal mondo aristocratico a quello borghese, portando alla nascita di uno stile eclettico che rielaborava tutto il repertorio precedente, sebbene alleggerito da tanti orpelli che avevano contraddistinto il Barocco e il Rococò. Come ha notato lo storico Giordano Berti, furono soprattutto le manifatture ceramiche a caratterizzarsi in questo senso, ma anche le fonderie nelle quali si producevano, specialmente in Italia, Francia e Germania, "mascheroni" in ghisa o bronzo per battenti di portoni, maniglie e altri oggetti decorativi, inclusi gli apparati per la mensa. Anche le botteghe di ebanisteria trovarono ampio spazio creativo, raccogliendo vecchi modelli adattati al nuovo gusto, più sobrio e comunque distintivo della nuova classe dominante.
La moda delle grottesche si estese fino agl'inizi del Novecento, alimentando l'eclettismo dell'Art Nouveau, detta Liberty in Italia, soprattutto nelle decorazioni murali.[8]

Significato metaforico

[modifica | modifica wikitesto]

Il termine grottesco col tempo ha cambiato significato, passando dalle arti figurative alla letteratura fantastica:[9] da lì è entrato nel linguaggio comune e oggi indica qualcosa di bizzarro e inconsueto, assumendo poi la connotazione di "ridicolo", ironizzante e caricaturale.

La critica estetica vi individuava, già nei secoli scorsi, i caratteri della fantasia,[10] dell'assenza di proporzioni e della comicità,[11] con una linea di confine assai tenue con il tragico.[12]

  1. ^ Benvenuto Cellini, Vita di Benvenuto Cellini orefice e scultore fiorentino, vol. 1, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 1829, SBN IT\ICCU\RMRE\002298. URL consultato il 1º ottobre 2016. Ospitato su Google Books.
  2. ^ Roberto Longhi, Officina ferrarese, in Da Cimabue a Morandi, a cura di Gianfranco Contini, Milano, Mondadori, 1973 [1934], p. 585, SBN IT\ICCU\RAV\0025729.
  3. ^ Edizione italiana del passo citato Lib.VII, cap. V, §§3-4.
  4. ^ Oltre agli esempi sopracitati si vedano ancora quelli della villa di Agrippa Postumo a Boscotrecase: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/20.192.1-.3[collegamento interrotto].
  5. ^ Giorgio Vasari, Introduzione alle tre arti del disegno, Capitolo XXVII. Come si lavorino le grottesche su lo stucco. URL consultato il 24 febbraio 2013 (archiviato dall'url originale il 14 aprile 2013).
  6. ^ Berti, pp. 23-29.
  7. ^ Berti, p. 27.
  8. ^ Berti, p. 29.
  9. ^ Nella teoretica del corpo grottesco Michail Bachtin lo applica al Gargantua e Pantagruel di Rabelais, ma elementi si trovano anche nel Don Chisciotte di Cervantes, nei Viaggi di Gulliver di J. Swift e nel Tristram Shandy di L. Sterne.
  10. ^ Ai limiti della stranezza, se è vero che J. W. Goethe, nel suo saggio “About the Arabesque” (1789), non distingueva tra i concetti di "arabesco" e "grottesco", descrivendoli ambedue coi connotati dello strano e dell'innaturale.
  11. ^ (EN) Justus Möser, The Harlequin, or Protection of the Grotesque and Comic, traduzione di Joach. Andr. Fred. Warnecke, 1766 [1761]. Ospitato su Internet Archive.
  12. ^ (DE) Karl Friedrich Flögel, Geschichte des Grotesk-Komischen, a cura di Friedrich W. Ebeling, Leipzig, Carsdorf, 1837 [1788]. Ospitato su Internet Archive.
  • Cristina Acidini Luchinat, La grottesca, in Aa.Vv., Storia dell'arte italiana, vol. III/4, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1982, pp. 161-200.
  • Cristina Acidini Luchinat, Grottesche. Le volte dipinte nella Galleria degli Uffizi, Firenze, Giunti Editore, 1999, ISBN 88-09-01542-8.
  • Giordano Berti, Enigmi dipinti. Dalla Domus Aurea di Roma alle grottesche di Vinovo (PDF), catalogo della mostra, Centro stampa Città di Nichelino, 2023. Ospitato su Academia.edu.
  • André Chastel, La grottesca, traduzione di Silvestro Lega, Milano, Abscondita, 2010, ISBN 978-88-8416-641-8.
  • Nicole Dacos, Per la storia delle grottesche: la riscoperta della Domus Aurea, in Bollettino d'arte, LI, I-II, gennaio-giugno 1966, pp. 43-49.
  • (FR) Anne-Marie Lecoq, Vitruve contre les grotesque, in Grande Galerie-Le journal du Louvre, n. 28, 2014, 90-92.
  • Philippe Morel, Il funzionamento simbolico e la critica delle grottesche nella seconda metà del Cinquecento, in Marcello Fagiolo (a cura di), Roma e l'antico nell'arte e nella cultura del Cinquecento, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1985, pp. 149-178, SBN IT\ICCU\CFI\0014880.
  • Giuditta Guiotto, Grottesche e putti a casa de' Mezzan di Feltre, in Dolomiti, vol. XVII, n. 3, giugno 1993.
  • Giuditta Guiotto, Le pitture del Morto nella casa de' Mezzan a Feltre, in Dolomiti, vol. XVIII, n. 3, aprile 1995.
  • (EN) Maria Fabricius Hansen, The Art of Transformation. Grotesques in Sixteenth-Century Italy, Roma, Edizioni Quasar, 2018, ISBN 978-88-7140-864-4.
  • (DE) Wolfgang Kayser, Das Groteske, Göttingen, 1957.
  • Claudia La Malfa, Pintoricchio a Roma. La seduzione dell'antico, presentazione di Francesco Buranelli, catalogo della mostra, Milano, Silvana Editoriale, 2009, SBN IT\ICCU\MIL\0770421.
  • (FR) Philippe Morel, Les grotesques. Les figures de l'imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance, Paris, Flammarion, 1997.
  • Beatrice Premoli, L'ornato 'a grottesche' nel territorio viterbese, in Biblioteca e società, Fascicolo 4, dicembre 2009, pp. 3-12.
  • Alessandra Zamperini, Le Grottesche. Il sogno della pittura nella decorazione parietale, Venezia, Arsenale Editrice, 2007, SBN IT\ICCU\UM1\0095379.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
Controllo di autoritàThesaurus BNCF 27263 · LCCN (ENsh85057441 · GND (DE4158316-4 · BNF (FRcb12001195g (data) · J9U (ENHE987007543481405171 · NDL (ENJA00562651
  Portale Pittura: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pittura